Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Февраля 2011 в 06:25, биография
История искусства знает не так уж много мастеров, которые при жизни были признаны классиками. В XX в. это, безусловно, Пабло Пикассо.
БИОГРАФИЯ ПАБЛО ПИКАССО
(1881 – 1973)
История искусства
знает не так уж много мастеров,
которые при жизни были признаны
классиками. В XX в. это, безусловно, Пабло
Пикассо.
Пикассо родился в городе Малаге на юге
Испании. Первые уроки живописи он получил
от отца – Хосе Руиса, учителя рисования
и мастера декоративных росписей. (Пикассо
– фамилия матери художника, ранние работы
он подписывал Пабло Руис или Руис-Пикассо.)
В четырнадцать лет юноша поступил в школу
изящных искусств Ла Лонха в Барселоне,
однако вскоре покинул её, разочаровавшись
в рутинной академической системе обучения.
Затем учился в мадридской Королевской
академии художеств Сан-Фернандо, но ушёл
и оттуда. Подлинной школой для него стала
художественная жизнь Парижа, куда он
впервые попал в 1900 г. В это время, на рубеже
веков, именно здесь рождалось новое искусство.
Молодой живописец очень скоро выработал
собственную манеру изображения. Период
с 1901 по 1904 г. критики позже назовут «голубым
периодом» творчества Пикассо – по господствующему
голубому цвету его картин. Тогда художник
ещё не окончательно обосновался в Париже
и часто жил и работал в Барселоне. Мотивы
его произведений того времени необычны
для французской живописи, но типичны
для испанской традиции. Одиночество,
обездоленность, физическое убожество
персонажей («Завтрак слепого», 1903 г.; «Нищий
старик с мальчиком», 1903 г.; «Двое», 1904 г.,
и др.) не заслоняют их человечности, и
взволнованно-сочувственное отношение
художника к своим героям передаётся зрителю.
Главное средство
выразительности в работах
В 1905–1906 гг. Пикассо уже постоянно жил
в Париже. На дверях его скромного ателье
на Монмартре (районе в Париже, где селились
бедные художники, литераторы, музыканты)
висела табличка: «Место встречи поэтов».
Среди друзей Пикассо – поэты-авангардисты
Гийом Аполлинер, Жан Кокто, Поль Элюар.
Он сблизился с художниками молодого поколения
и вскоре стал центральной фигурой этого
сообщества.
Постепенно Пикассо изменил цвета палитры
на ало-золотисто-розовые (отсюда и название
– «розовый период»), общая грустная тональность
картин смягчилась. Главные персонажи
«розового периода» – бродячие артисты,
циркачи. Их бедный и вольный мир сплочён
прочнейшими узами душевного родства,
братства, общей судьбы и трудов. Художник
изображал их на фоне странных пустынных
ландшафтов. Эта, казалось бы, реальная
среда выглядит как иная планета, загадочное
пространство, отделяющее его наивных
и мудрых героев от всех остальных людей.
В конце «розового
периода» у Пикассо появились
картины, навеянные античной классикой,
– с обнажёнными юношами, ведущими
и купающими лошадей («Мальчик с
лошадью», 1905–1906 гг.; «Водопой», 1906 г.),
с обнажёнными девушками. Здесь
нет щемящей жалости, неприкаянности
и трагизма. Поэзия античного мифа
ещё не раз войдёт в творчество
художника, постоянно возвращая
его к непреходящим ценностям, к
красоте, исполненной достоинства.
Мастер обращался и к скульптуре, которую
называл «комментарием к живописи», много
работал в графике. Как и некоторые другие
художники его поколения, он пленился
африканской скульптурой, обнаружив в
ней наивную чистоту и непосредственность,
способные обновить художественное сознание.
В 1907 г. в
течение очень короткого
Позже, в период так называемого аналитического
кубизма, усложняя свою задачу, Пикассо
дробил изображение, превращая его в мозаичный
узор. Такова «Девушка с веером» (1910 г.).
Пикассо-кубист расчленяет форму, чтобы
прочувствовать и точнее передать составляющую
её материю. Но разрушающее начало здесь
не главное. Важнее, что из мозаики деталей
художник созидает на холсте новую гармонию
и новую форму.
В третий кубистический период своего
творчества – период синтетического кубизма
– помимо картин Пикассо создал серию
коллажей. Обрывки газет, визитные карточки,
табачные обёртки, «вмонтированные» в
картины, в его руках становились эффектным
художественным средством. Парадоксально
и неожиданно сочетал он реальные предметы
с красочной поверхностью («Мандолина
и кларнет», 1914 г.; «Голова быка», 1943 г.).
В 1917 г. русский театральный и художественный
деятель Сергей Павлович Дягилев пригласил
Пикассо сделать декорации и костюмы к
балету «Парад» на музыку Эрика Сати (либретто
Жана Кокто). Премьеру сопровождал скандал.
«Оживший кубизм» на сцене шокировал публику.
А занавес, на который Пикассо «вывел»
излюбленных персонажей «розового периода»
– Арлекина, гитариста, жонглёра, маленькую
акробатку, а также белого крылатого коня,
вызвал недовольство собратьев-художников.
Они посчитали это изменой строгим принципам
кубизма.
Вероятно, для подобных упрёков были основания.
Никогда Пикассо не чувствовал себя замкнутым
в рамках какого-либо одного течения. Так,
в оформлении балета «Парад» проявился
его интерес к классическому искусству,
а в 20–30-х гг. в творчестве мастера стали
заметны сюрреалистические тенденции.
Художественная манера, методы и приёмы
менялись вне видимой логики и часто сосуществовали
одновременно. Поэта Владимира Маяковского,
побывавшего в 1922 г. в мастерской Пикассо,
удивило, что он не нашёл у мастера никакого
«периода»: «Самыми различнейшими вещами
полна его мастерская... И все эти вещи
помечены одним годом». Мир менялся на
глазах, и искусство Пикассо живо отзывалось
на события своего времени.
В 1936 г., когда
в Испании началась гражданская
война, Пикассо поддержал
На протяжении всей жизни Пикассо с увлечением
занимался графикой. «Я не знаю – хороший
ли я живописец, но я хороший рисовальщик»,
– утверждал Пикассо.
Изысканная, трепетная контурная линия
отличает его офорты к произведению древнеримского
поэта Овидия «Метаморфозы» (1930 г.). В 1933–1934
гг. по заказу Амбруаза Воллара Пикассо
создал сто офортов, которые были изданы
отдельным альбомом под названием «Сюита
Воллара». Мастер использовал разные приёмы:
на одном листе рядом с лёгким контурным
силуэтом могла появиться фигура, выполненная
густой тёмной штриховкой.
Дух разрушения,
угроза мировой катастрофы, чутко
уловленные художником, вылились в
образы фантастических агрессивных
чудовищ в серии «Мечты и ложь
генерала Франко» (1937 г.).
Тема «Художник и его модель», в которой
воплотились размышления Пикассо о тайне
жизни и искусства, проходит через всё
творчество мастера. Ей посвящены офорты
из «Сюиты Воллара» (сорок шесть листов
называются «В мастерской скульптора»,
ещё четыре изображают «Рембрандта и молодую
женщину») и не включённые в неё композиции,
созданные тогда же. В цикле «Человеческая
комедия» (1953–1954 гг.) Инкассо вновь вернулся
к этой теме.
Начиная с 1947 г. Пикассо десять лет жил
в Валлорисе, городе на юге Франции. Здесь
в 1952 г. в старой, уже давно не действующей
капелле, он расписал стены крипты – небольшого
сводчатого коридора под алтарём. В одной
композиции представлены персонажи и
атрибуты «Войны» – похоронные дроги,
силуэты погромщиков, сама Война с окровавленным
ножом и рыцарь Мира, преграждающий ей
путь. Другая изображает «Мир» – пляшущих
и играющих человечков, крылатую лошадь.
На стене в конце коридора – солнце с лучами-колосьями.
Как признался однажды сам художник, он
желал, чтобы люди входили в его «Храм
мира» со свечами и шаг за шагом высвечивали
из темноты фрагменты росписи. В Валлорисе
Пикассо увлёкся искусством керамики.
На блюдах, вазах и чашах вновь и вновь
появлялись его любимые персонажи – фавны
и кентавры, тореадоры и фантастические
женщины, быки и голубки. Керамические
мастерские в Валлорисе, сохранив «марку»
Пикассо, продолжают тиражировать изделия,
придуманные художником.
Испания и Франция с равным правом называют
Пабло Пикассо «своим» мастером. Сам же
он стал для современников
воплощением понятия «художник XX века»