Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Октября 2009 в 10:14, Не определен
Все Архитектурные и художественные стили с примерами, их характерные черты.
Готические формы
продолжали использоваться в период
проторенессанса и в
Готика превратилась в мистический, иррациональный стиль художественного символизма. Но, потеряв конструктивную основу, готический стиль постепенно исчерпал свои возможности. Кризис «пламенеющей» и «интернациональной готики», стилистических течений, казавшихся, во всяком случае для Италии в XV в., архаичными, стимулировал поиск новых идей и формообразующих принципов. По контрасту - их увидели в античности. Так Готика подготовила Ренессанс. Однако на этом история готического стиля не закончилась. Уже в первой трети XVI в. в искусстве Италии наблюдался возврат к готическим формам. В середине XVIII в. возник стиль Неоготики в Англии, несколько позднее - во Франции; в начале XIX в., в русле движения «национального романтизма» — в Германии. В 1830-1850-х гг. неоготический стиль сформировался в России. Однако еще ранее, в 1666 г., архитектор английского Классицизма К. Рен в плане реконструкции Лондона предусматривал строительство четырех церквей «в национальном готическом стиле». Готические формы возрождались в английском «викторианском стиле» второй половины XIX в. Неоготика стала одним из стилистических течений искусства периода Модерна рубежа XIX-XX вв. Традиционный стиль английского «готического дома» в Англии и США называли «survival» (англ, «выживание»), стиль Неоготики -«revival» (англ, «возобновление»). История изучения готического искусства начинается в конце XVIII в. Если К. Рен придерживался версии арабского, «сарацинского» происхождения Готики, то И. Гёте, осматривая в 1770 г. Страсбургский собор, назвал его «чистым изобретением германского гения». В статье «О немецкой архитектуре» (1772) Гёте восторженно писал о величии и оригинальности готических соборов (хотя и не видел в них «красоты» согласно канонам Классицизма). Немецких романтиков привлекала в готической архитектуре иррациональность, «биоподоб-ность... и бесконечность внутреннего формирования».
Писатель-романтик Л. Тик описывал Страсбургский собор как «дерево с сучьями, ветвями и листьями, вздымающее свои каменные массы до самых туч... символ самой бесконечности». Ф. Шлегель посвятил этой теме книгу «Основания готической архитектуры» («Grundzuge der gotischen Baukunst, 1804-1805). Вместе с С. Буассере, немецким архитектором французского происхождения, Ф. Шлегель ездил в Париж для изучения готического искусства. В книге «История и описание собора в Кёльне» («Geschichte und Beschreibung des Domes von Koln», 1821-1823) С. Буассере утверждал германское происхождение Готики. Такая точка зрения существовала длительное время. С. Буассере принадлежит также идея завершения башен недостроенного Кёльнского собора по найденным подлинным чертежам. В 1814 г. писатель-романтик И. Гёррес призывал достроить Кёльнский собор, считая это «делом чести германской нации». Возведение двух ажурных шатров над башнями западного фасада осуществлено по проекту архитектора Ф. фон Шмидта в 1842-1880 гг. Немецкий художник и писатель И. Д. Фьо-рилло в 1810-х гг., также восторгаясь германской Готикой, предложил даже заменить термин «gotik» на «teutsche» («тевтонский»), хотя уже в 1890 г. был установлен факт первого появления нервюрного свода во Франции, в Сен-Дени. Французский историк искусства Л. Куражо в лекциях, прочитанных им в 1890-1896 гг. в Школе Лувра, утверждал, что готическая архитектура представляет собой «воспоминание о более древних деревянных постройках кельтов» и является результатом переосмысления франками архитектурной конструкции.в стремлении к большей освещенности в условиях севера.
В 1914 г. в результате немецкой бомбардировки сильно пострадал Реймский собор. Немецкий исследователь В. Фёге, сотрудник Берлинских музеев, автор труда о франкском происхождении Готики «У истоков монументального стиля средневековья» («Die Anfange des monu-mentalen Stiles in Mittelalter», 1894), был так потрясен этим событием, что попал в психиатрическую лечебницу и смог вернуться к работе только в 1930 г. В 1960 г. исследование о Готике опубликовал П. Франкл, подчеркнув символический смысл средневековой архитектуры. Названия больших исторических стилей имеют долгую жизнь, в течение которой их содержание расширяется настолько, что выходит за границы начального значения термина. Это относится к таким понятиям, как Классицизм, Романтизм, Барокко; справедливо и в отношении Готики. Помимо конкретно-исторического значения слово «готика» со временем стали использовать в качестве эпитета.
«Готическими» в древнерусской архитектуре называли столпообразные шатровые храмы XVI в., памятники годуновского классицизма. «Готический экспрессионизм» находят в иконах новгородской школы. «Готические элементы» присутствуют в архитектуре колониального стиля, в немецком Бидермайере и стиле хаймат-кунст. Готика становится предметом стилизации и пародирования. Одна из картин американского художника Г. Вуда, стилизованная под примитив, с юмором названа «Американская готика». Американские небоскребы по моде 1980-х гг., как в начале XX в., включают декоративные «готические» элементы. Все удлиненное, заостренное, тянущееся вверх неизбежно ассоциируется в наших представлениях с Готикой, настолько сильным оказался образ, созданный готами более шести веков назад.
АНТИЧНОСТЬ
Искусство Древней Греции: Особенности, становление и развитие
Его основные характеристики:
гармония, уравновешенность, упорядоченность,
успокоенность, красота форм, пропорциональность.
Оно глубоко гуманистично, ибо
рассматривает человека как "центр
Вселенной и меру всех вещей". Искусство
носит идеалистический характер, так как
представляет человека в его физическом
и моральном совершенстве. Главная цель
древнегреческого искусства — эстетическое
наслаждение.
Трехмерность, пластика, скульптурность
греческого искусства была отражением
целостной и гармоничной модели мира и
соответствующего ей целостного бытия
греков. В греческом мире индивид идеально
вписывался в полис, а полисная структура
в космос. Соответственно, в греческой
модели мира космос, несмотря на свою величественность,
был понятен и доступен. Боги в такой модели
мира были хоть и высшими существами, но
вполне доступными для общения. Более
того, боги даже обладали понятными для
человека слабостями. Человек был уверен,
что похож на богов, и с этим связывалась
идея свободного владения пространством
и временем, воплотившаяся в греческом
искусстве.
В античной Греции процветали различные
виды искусства, включая пространственные:
архитектура, скульптура, вазопись. История
античного искусства включает в себя несколько
этапов.
Крито-микенский, или
эгейский, период в искусстве (III—II
тысячелетие до н. э.)
Искусство этого периода характеризует
высокое мастерство художников и зодчих
Крита. Благодаря раскопкам А. Эванса на
рубеже XIX—XX веков была открыта удивительная
по красоте художественная культура Крита,
названная им минойской. Ансамбли дворцов,
росписи стен (фрески), керамика впечатляют
свободной живописностью, фантазией, высоким
художественным уровнем исполнения. Кнооский
Дворец представлял собой уникальный
памятник художественной культуры Крита.
Он занимал площадь 16 тыс. м2. Его росписи,
архитектура, керамика являются образцом
искусства; напоминающего египетское,
но более непринужденное, с плавными линиями,
красивыми силуэтами и красочными рисунками.
При всей своей величественности он не
подавляет человека, а выступает соразмерным
ему. Фрески дворца свидетельствуют о
том, что главный герой критского искусства
— человек, его впечатления от окружающей
жизни, которые были положены в основу
изображения пейзажа и животных.
Зная лишь пять красок — белую, красную,
голубую, желтую и черную, владея лишь
«цветным силуэтом», живописцы Крита сумели
создать яркие эмоциональные образы.
По сравнению с искусством Египта и Месопотамии
искусство Крита раскрывает совершенно
новый мир, полный гармонии.
Обожествление природы и красоты, радость
бытия, ликующее восприятие мира отражены
в искусстве Крита, считающемся самым
изящным и абсолютно законченным в своем
мастерстве из всех, до и после него возникших.
Изменчивость и Движение как основы художественного
образа, быстрая смена видений, стремление
запечатлеть мгновенность — вот то новое,
что дало миру искусство Крита.
Искусство гомеровской
эпохи характеризуется новым типом.
Художественное ремесло достигает расцвета,
и особо ценится мастер-ремесленник, создающий
искусно выполненные вещи. Главным в искусстве
этого периода является не изображение
окружающего мира, не передача впечатлений
от него, а создание нового изделия, работа
в материале, конструирование новых форм,
не существующих в природе, в противоположность
тому, что было в минойский период. Постепенно
над поэтическим видением мира преобладает
анализ, расчет, поиск рационального, т.
е. разум человека становится все более
независимым от природы. Стиль становится
более строгим, композиции — более стройными.
Упорядоченность формы и стиля вызвана
представлениями об упорядоченности мира,
космоса, торжества его над хаосом. Расчет,
ритм, симметрия в искусстве получают
философское обоснование, а прекрасное
как эстетическая категория и правила
красоты получают математическое, числовое
выражение. Почвой для этой новой, более
развитой формы культуры стала греческая
мифология, дающая космогоническую картину
происхождения мира. Именно в этот период
боги, герои, мифологические существа
получают человеческий облик, т. е. абстрактно-знаковая
форма сменяется изобразительной. Начинают
бурно развиваться пластика, монументальная
скульптура. Скульпторы ищут возможности
свободного и живого изображения тела
человека сначала в статичном положении,
а потом и в динамике.
С развитием городов, земледелия и торговли
усложняется мифологическое осмысление
мира. В культуре Древней Греции такие
изменения характеризуют период
архаики (VII— VI вв. до н. э.). Расцветает
поэзия, в которой прославлялись зодчие,
вазописцы, наиболее известные музыканты.
Греческая архитектура в своем развитии
выходит на новый виток: особое распространение
получает храмовое строительство. Архитектура
и вазопись являются в период архаики
наиболее развитыми областями художественной
культуры. Архаическая вазопись претерпевает
качественные изменения: стремясь передать
пространство, объем и движение, мастера
меняют технику изображения, и силуэтная
чернофигурвая роспись сменяется краснофигурной.
Краснофигурный стиль позволял воплотить
задуманное: росписи получили необходимый
объем и глубину пространства. В скульптуре
появились произведения, передающие человеческий
образ, приближенный к реальности,
Переход от архаики
к классике ( VI-V вв. до н.э.) был к значительной
мере обусловлен социальными и политическими
изменениями в обществе. В результате
в мировоззрении греков наметился переход
к качественно новому осмыслению мира,
что проявилось в искусстве в виде новых
форм художественного выражения. Центром
античной культуры классической эпохи
становятся Афины. Афинское государство
стало примером в стремлении к развитию
культуры своих граждан. Театр, спортивные
состязания, всевозможные празднества
стали доступны не только аристократам,
но и простым гражданам. Культ тела и физической
красоты стал одной из сторон воспитания
личности. Расцвет архитектуры и размах
строительства характеризуют культурный
подъем Афин V в. до н.э. Образцом классического
совершенства стала скульптура афинских
мастеров. Лирика и греческая трагедия,
как и гомеровский эпос, выполняли вместе
с эстетическими и воспитательные функции.
В трагедии получило наиболее полное выражение
такое понятие, как катарсис, т. е. очищение,
облагораживание людей, освобождение
их души от негативных эмоций. Герои трагедии
определяли понятие правды и справедливости,
установленных богами законов. Но во всех
трагедиях человек зависим от воли богов,
и только в трагедиях Софокла, а впоследствии
и Еврипида, он является личностью, самостоятельно
определяющей свой выбор. С этого началось
обращение к человеку как к свободной
личности и рост индивидуализма, проявившиеся
в культуре Древней Греции в конце V в.
Идеалом выступает человек-индивидуалист,
неповторимый и особенный, а не гражданин-коллективист,
т. е. начинается процесс формирования
новых культурных ценностей. Внимание
уделяется всему единичному, особенному.
Меняется требования, предъявляемые к
произведениям искусства. В них выражалось
новое отношение человека к миру, утрата
его ясности и гармоний. Человек стал остро
ощущать трагические конфликты жизни.
Это отразилось и в произведениях архитектуры,
и в скульптуре.
Наступала эпоха эллинизма (III в. до
н.э. и последние десятилетия I в. до н.э.).
Ее искусство характеризуется исключительно
интенсивным развитием всех художественных
форм, связанных и с греческими, и с «варварскими»
принципами культуры, с развитием науки,
техники, философии, религии, с расширением
кругозора. Это объясняется и обширными
военными походами, н торговыми контактами,
и научными путешествиями того времени.
Границы, на которых существовал гражданин
полиса и которые формировали его мировоззрение,
снимаются, и возникает неведомое ранее
«чувство мировых просторов». Этот сложный
мир, лишенный привычной гармония, был
новым. Его необходимо было понять, а значит,
и выразить в художественных формах средствами
искусства.
Бурно развивается архитектура как результат
развития старых и строительства новых
городов и скульптура, отражающая стремление
многих правителей прославить мощь своих
государств и себя в памятниках. Расцветают
виды искусства, связанные с украшением
зданий и интерьеров: мозаика, расписная
керамика, декоративная скульптура. Искусство
эпохи эллинизма более демократично, лишено
жестких норм, канонов, более реалистично
н гуманистично, ибо человек с его страстями
и в реальном обличье стал центром внимания
искусства того периода.
КЛАССИЦИЗМ
1. Классицизм (от лат. Classicus – «образцовый»).
Стиль в литературе и искусстве XVII начала
XIX в. Классицистская эстетика, укорененная
в философском рационализме XVII в., прежде
всего в философии Декарта, основана на
признании разумности и гармоничности
бытия. Специфика К. в музыке определяется
такими признаками, как отчетливая дифференциация
жанров, ясность и уравновешенность форм,
сдержанность в выражении страстей, направленность
развития от демострации противоречий
к их преодолению (отсюда – особая значимость
сонатной формы). Видными представителями
К. были композиторы, мангеймской школы,
Глюк, Боккерини, Диттерсдорф, Керубини,
Й. М. Краус, И. Й. Плейель. Вершина К. в музыке
– творчество мастеров венской классической
школы Гайдна, Моцарта и Бетховена. Иногда
к позднему К. относят также творчество
Шуберта.
2.
Классицизм (от лат. classicus — образцовый)
сложился в XVII веке во Франции, а в XVIII веке
он превратился в международное явление,
включив в свою орбиту, по мере распространения
идей Просвещения, практически все европейские
страны. Обращение к античному наследию
как некой норме и идеальному образцу
происходило в Европе не единожды. Очередная
попытка могла ничем не завершиться, если
бы ностальгия по великому прошлому не
упала на подготовленную рационалистической
философией почву. Основываясь на представлениях
о разумной закономерности мира, о прекрасной
облагороженной природе, классицизм стремился
к выражению возвышенных идеалов, к симметрии
и строгой организованности, логичным
и ясным пропорциям, наконец, к гармонии
формы и содержания литературного, живописного
или музыкального произведения.
Иными словами, классицизм стремился все
разложить по полочкам, для всего определить
место и роль. Не случайно эстетическая
программа классицизма устанавливала
иерархию жанров — «высоких» (трагедия,
эпопея, ода, история, мифология, религиозная
картина и т. д.) и «низких» (комедия, сатира,
басня, жанровая картина и т. д.). В наибольшей
степени принципы классицизма выражены
в трагедиях П. Корнеля, Ж. Расина и Вольтера,
комедиях Ж.Б. Мольера, сатире Н. Буало,
баснях Ж. Лафонтена, прозе Ф. Ларошфуко
(Франция), в творчестве И.В. Гете и Ф. Шиллера
(Германия), одах М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина,
трагедиях А.П. Сумарокова и Я.Б. Княжнина
(Россия).
Для театрального искусства классицизма
характерны торжественный, статичный
строй спектаклей, размеренное чтение
стихов. Часто XVIII столетие вообще называют
«золотым веком» театра.
Основоположником европейской классической
комедии является французский комедиограф,
актер и театральный деятель, реформатор
сценического искусства Мольер (наст,
имя Жан-Батист Поклен) (1622—1673). Долгое
время Мольер путешествовал с театральной
труппой по провинции, где знакомился
со сценической техникой и вкусами публики.
В 1658 г. он получил разрешение короля играть
со своей труппой в придворном театре
в Париже. Опираясь на традиции народного
театра и достижения классицизма, он создал
жанр социально-бытовой комедии, в которой
буффонада и плебейский юмор сочетались
с изяществом и артистизмом. Преодолевая
схематизм итальянских комедий дель арте
(ит. commedia dell'arte — комедия масок; основные
маски — Арлекин, Пульчинелла, старик
купец Панталоне и др.), Мольер создал жизненно
достоверные образы. Он высмеивал сословные
предрассудки аристократов, ограниченность
буржуа, ханжество дворян («Мещанин во
дворянстве», 1670). С особой непримиримостью
Мольер разоблачал лицемерие, прикрывающееся
набожностью и показной добродетелью:
«Тартюф, или Обманщик» (1664), «Дон-Жуан»
(1665), «Мизантроп» (1666). Художественное
наследие Мольера оказало глубокое влияние
на развитие мировой драматургии и театра.
Наиболее зрелым воплощением комедии
нравов признаны «Севильский цирюльник»
(1775) и «Женитьба Фигаро» (1784) великого
французского драматурга Пьера Огюстена
Бомарше (1732—1799). В них изображен конфликт
между третьим сословием и дворянством.
На сюжеты пьес написаны оперы В.А. Моцарта
(1786) и Дж. Россини (1816).
Классическая комедия развивалась также
в Италии и Англии. И в XVIII в., несмотря на
экономический спад, Венеция оставалась
столицей карнавалов, театров и беззаботного
веселья. В этом небольшом городе работало
семь театров — столько, сколько в Париже
и Лондоне вместе взятых. На венецианские
карнавалы тогда, как и двести лет спустя,
съезжались люди со всей Европы. Здесь
творил Карло Гольдони (1707—1793), создатель
национальной комедии. Он осуществил просветительскую
реформу итальянской драматургии и театра,
вытеснив искусственный жанр комедии
дель арте реалистической драматургией,
с живыми характерами, остроумной критикой
пороков общества. Его перу принадлежит
267 пьес, в том числе «Слуга двух господ»
(1745—1753), «Хитрая вдова» (1748) и «Трактирщица»
(1753). Современником Гольдони был Карло
Гоцци (1720—1806). Он писал сказки (фьябы)
для театра с мотивами фольклора и элементами
комедии дель арте: «Любовь к трем апельсинам»
(1761), «Турандот» (1762) и другие о жизни театральной
Венеции.
Крупнейшим английским драматургом XVIII
века был Ричард Бринсли Шеридан (1751 —1816).
Наибольшую известность получили его
комедии нравов, прежде всего «Школа злословия»,
направленная против безнравственности
«высшего» света, пуританского лицемерия
буржуа.
Если Мольера называют основоположником
классической комедии, то родоначальниками
классической трагедии считают двух других
французов. В пьесах Пьера Корнеля (1606—1684)
и Жана Расина (1639—1699) строго выдержано
золотое правило классической драмы —
единство места, времени и действия. Язык
героев их произведений проникнут пафосом
и патетикой. В основе большинства пьес
лежит трагический конфликт страсти и
долга. В трагедии «Гораций» (1640) Корнеля
развивается тема государства как высшего
начала жизни (воплощение разума и общенациональных
интересов). В трагедиях «Митридат» (1673),
«Федра» (1677) Расина дано поэтическое изображение
трагической любви и противоборства страстей
в человеческой душе, утверждается необходимость
следовать требованиям нравственного
долга. Семья, государство и монархия,
по Расину, незыблемы, верность им должен
сохранять каждый гражданин. Французский
театр эпохи классицизма, руководствуясь
вкусом придворной публики, перенес на
сцену идеалы абсолютизма, создал тип
героя, который преодолевает самого себя,
подчиняет свои чувства интересам государства,
борется за честь и славу.
Строгие правила классицизма сформулировал
французский поэт Никола Буало (1636—1711)
в своем «Поэтическом искусстве», где
он обобщил художественный опыт французской
литературы XVII века.
Поэтика Буало оказала влияние на эстетическую
мысль и литературу XVII—XVIII вв многих европейских
стран, в том числе России.
В живописи тенденции классицизма намечаются
уже во второй половине XVI века в Италии.
Однако его расцвет наступил только во
французской художественной культуре,
где из разрозненных элементов он сложился
в целостную стилевую систему. Основой
теории классицизма был рационализм, опиравшийся
на философскую систему Декарта. Принципы
рационализма предопределили взгляд на
художественное произведение как на плод
разума и логики, торжествующих над хаосом
и текучестью чувственных восприятий.
Предметом искусства классицизма провозглашалось
только прекрасное и возвышенное. Эстетическим
идеалом служила античность. Наиболее
ярко классицизм представлен работами
французских живописцев и скульпторов
Н. Пуссена, К. Лоррена, Ж.-Л. Давида, Ж.О.Д.
Энгра и Э.М. Фальконе.
Иногда специалисты различают академический
классицизм первой половины XVII века и
неоклассицизм конца XVIII — начала XIX вв.
Представителем академического классицизма
в живописи Франции являлся Никола Пуссен
(1594—1665). Его заказчики принадлежали к
кругу буржуазных интеллектуалов Парижа,
увлекавшихся философией античных стоиков.
Темы пуссеновских полотен разнообразны:
мифология, история, Ветхий и Новый Завет.
Герои Пуссена — люди сильных характеров
и величественных поступков, высокого
чувства долга. Пуссен явился создателем
классического идеального пейзажа в его
героическом виде. Пейзаж Пуссена — это
не реальная природа, а природа «улучшенная»,
созданная художественным вымыслом живописца.
Его картины, холодные, суровые, умозрительные,
называли «замерзшими скульптурами».
Образцом для них послужила античная пластика
и мир античных героев. Клод Лоррен (1600—1682),
в торжественных композициях которого
«идеальные» пейзажи наполнены лиризмом
и мечтательностью, считается одним из
основоположников классицизма в европейском
искусстве XVII века.
Через 100 лет к холодным и возвышенным
идеалам античного искусства вернется
другой знаменитый француз — живописец
Давид (1748—1825). Возвращение классицизма
получит наименование неоклассицизма.
Сын крупного парижского негоцианта, Давид
получает «римскую премию» как лучший
ученик Академии, после чего уезжает в
Италию знакомиться с памятниками античности.
Будучи в Риме, он выработал строгий изобразительный
стиль, основанный на тщательном изучении
классической скульптуры. В «Клятве Горациев»
(1784), заказанной Давиду Людовиком XVI, строго
героическая интерпретация сюжета, взятого
из римской истории, подчеркивает ее этическую
направленность: братья Горации дают отцу
клятву в верности долгу и готовности
сражаться с врагами. Античной теме любви
к родине посвящена известная картина
Давида «Брут», на которой главный герой
изображен в тот момент, когда он приказывает
казнить собственных сыновей, узнав об
их заговоре против государства. Давид
— один из величайших исторических портретистов.
Он завершает век старый (XVIII) и начинает
новый (XIX).
Между двумя классицизмами — ранним (академическим)
и поздним (неоклассицизмом) господствующие
позиции занял стиль рококо.
Рококо
1.
Рококо зародилось в XVII веке, а превратилось
в господствующий стиль в XVIII. Пожалуй,
это самый характерный для французов стиль,
в нем сконцентрировались особенности
национальной психологии, образ жизни
и стиль мышления высшего класса. Рококо
— порождение исключительно светской
культуры, прежде всего королевского двора
и французской аристократии. Термин «рококо»,
произошедший от французского «рокайль»
(буквально: бриллиант и украшение из раковин),
появился в конце XVIII века.
Искусство рококо построено на асимметрии,
создающей ощущение беспокойства — игривое,
насмешливое, вычурное, дразнящее чувство.
Сюжеты — только любовные, эротические,
любимые героини — нимфы, вакханки, Дианы,
Венеры, совершающие свои нескончаемые
«триумфы» и «туалеты». Для рококо характерен
уход от жизни в мир фантазии, театрализованной
игры, мифологических и пасторальных сюжетов,
эротических ситуаций. Скульптура и живопись
изящны, декоративны, в них преобладают
галантные сцены. Статуэтки и бюсты предназначены
для убранства интерьера. Стены обильно
украшены лепниной, ажурным орнаментом,
позолотой и мелкой пластикой, декоративными
тканями, бронзой, зеркалами. Хрустальные
люстры, изящная мебель с инкрустацией
дополняли впечатление праздника. Мир
миниатюрных форм нашел свое главное выражение
в прикладном искусстве — в мебели, посуде,
бронзе, фарфоре.
Рококо можно считать лебединой песней
уходящей в историю феодальной аристократии.
На смену ей шла буржуазия с новыми, более
упрощенными интересами и грубыми художественными
вкусами. Дворянская эпоха уходила красиво,
создав неподражаемый стиль утонченной
изысканности. В это время, т. е. со второй
половины XVII столетия, Франция и королевский
двор прочно и надолго занимают ведущее
место в художественной жизни Европы.
Искусство и архитектура рококо отличались
особой образностью и оригинальностью.
Отвергнув принцип классицистической
декоративности, новый стиль предложил
взамен образ элегантной фривольности.
Наибольшего блеска это искусство достигло
во Франции. Людовик XIV (1643—1715) отошел от
торжественной пышности барокко ради
более непринужденного и гедонистического
искусства. Были отвергнуты и строгие
правила академического классицизма последователей
Пуссена: придворная аристократия явно
склонялась к темам чувственного удовольствия
и любви к роскоши.
Выдающимся французским представителем
рококо являлся Антуан
Ватто (1684—1721). Им создано около 300 картин
и рисунков. В бытовых и театральных сценах,
галантных празднествах, отмеченных изысканной
нежностью красочных нюансов, трепетностью
рисунка, он воссоздал мир тончайших душевных
состояний. Его картины изобилуют причудливыми
украшениями, криволинейностью линий,
завитками, словно напудренный парик знатной
дамы или ее кавалера. Под влиянием мифологических
«поэзии» Тициана и Веронезе он изображает
мир покоя, идиллии, грез.
Другим ярким выразителем этого художественного
стиля был Франсуа
Буше (1703—1770). Сын орнаментщика и торговца
эстампами, он сделал блестящую карьеру,
стал «первым художником короля», директором
Академии. Буше умел делать все: картины
для богатых домов и дворцов, картоны для
мануфактуры гобеленов, театральные декорации,
книжные иллюстрации, рисунки вееров,
обоев, каминных часов, эскизы костюмов.
Но больше всего он прославился своими
декорациями и портретами, которые по-домашнему
просты и естественны. Игривая обнаженность,
мягкие краски, сладострастные позы женских
портретов передавали истинный дух искусства
рококо, атмосферу томного гедонизма,
царившую при Версальском дворе.
Информация о работе Искусство античности, средневековья, нового времени.