Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Февраля 2011 в 11:20, реферат
стили и художники начала 20 века
Введение. 2
Русский авангард. 3
Михаил Александрович Врубель. 6
Супрематизм. 11
Казимир Северинович Малевич. 16
Живопись советской эпохи. Социалистический реализм 19
Николай Петрович Крымов 21
Заключение 24
Список литературы. 25
Министерство
высшего профессионального
Омский
государственный технический
Кафедра
«Отечественная история»
РЕФЕРАТ.
ХХ век.
Тема: «Живопись
первой половины ХХ века»
Выполнила: студентка группы УТ-110
Бородулина К.А.
Проверила: Сиганова Т.В.
старший
преподаватель.
Омск-2010
Оглавление
Введение. 2
Русский авангард. 3
Михаил Александрович Врубель. 6
Супрематизм. 11
Казимир Северинович Малевич. 16
Живопись советской эпохи. Социалистический реализм 19
Николай Петрович Крымов 21
Заключение 24
Список
литературы. 25
История отечественной
живописи - наше духовное богатство. В
живописи заключена память народа, через
живопись каждое новое поколение, вступая
в жизнь, ощущает себя частью этого народа
.Живопись развивается непрерывно, и каждое
поколение людей опирается на то, что было
создано предшественниками. Русская живопись
формировалась как одна из ветвей могучего
дерева мировой общечеловеческой культуры..
Одна из самых ярких страниц истории культуры
России - живопись первой половины 20 века.
В конце 19 века формируется творчество
выдающихся русских художников Ильи Репина
(1844-1930) Константина Коровина, Михаила
Врубеля ,Казимира Малевича, Николая Крымова
и многих других известных художников.
В их искусстве с наибольшей полнотой
отразились художественные достижения
эпохи. Характер новых тенденций можно
определить, как стремление художников
связать натюрморт - сюжетно и живописно
- с окружающей средой. "Мертвую натуру"
выносят на пленэр, то есть на воздух, под
открытое небо, связывают с пейзажем или
же, напротив, органически соединяют с
интерьером комнаты .В это время в русской
живописи особенно процветают такие стили
,как авангард, социалистический реализм.
Также появляются новые направления в
живописи ,супрематизм Малевича, распространяется
абстракционизм. Одна из самых ярких страниц
истории культуры России - живопись первой
половины 20,о которой я хочу рассказать
в моем реферате.
Русский авангард (от фр. avant-garde – передовой отряд). Термин «авангард», обозначающий новаторские явления, порывающие с классической преемственностью в искусстве и литературе, входит в употребление во Франции в середине 19 в. В 1885 французский публицист, историк искусства Теодор Дюре публикует серию статей об импрессионистах под названием Критика авангарда. Феномен искусства 20 в., определяемый термином «русский авангард», не соотносится с какой-либо конкретной художественной программой или стилем. Этот термин окончательно закрепляется за радикальными новаторскими течениями, складывающимися в русском искусстве в предвоенные – 1907–1914 гг., выходящие на авансцену в годы революции и достигающие зрелости в первое послереволюционное десятилетие .Различные течения художественного авангарда объединяет решительный разрыв не только с академическими традициями и эклектической эстетикой 19 в., но и с новым искусством стиля модерн – господствующим в это время повсеместно и во всех видах искусства от архитектуры и живописи до театра и дизайна .Общим для русского авангарда был радикальный отказ от культурного наследия, полное отрицание преемственности в художественном творчестве и сочетание деструктивного и созидательного начал: духа нигилизма и революционной агрессии с творческой энергией, направленной на создание принципиально нового в искусстве и в иных сферах жизни. На разных этапах эти новаторские явления в русском искусстве обозначались терминами «модернизм», «новое искусство», «футуризм», «кубофутуризм», «левое искусство» и др. Культурно-исторические рамки русского авангарда отмечены завершением предшествующего и появлением нового направления: его становление совпадает с концом эпохи «последнего Большого стиля» – стиля модерн ,завершение – с утверждением в нашей стране «единственно правильной концепции искусства» – социалистического реализма. Если взглянуть на это явление в широком контексте истории европейской художественной культуры, то можно увидеть, что перемены, начавшиеся здесь на рубеже 19–20 вв., определяют все дальнейшее развитие искусства вплоть до современных форм художественного творчества .Связь между эстетической революцией и потрясениями 20 в. очевидна. Русский авангард, ненадолго переживший социалистическую революцию, был, безусловно, одним из ее ферментов. С другой стороны, первенец нормативного идеологического искусства – советский социалистический реализм явился прямым продуктом этой революции. Его изобразительная система, внешне напоминающая искусство 19 в., в действительности представляет собой специфическое явление. Нет сомнения, что “путь в XX в.” был противоречив. Модерн частично принадлежал и прошлому и будущему. Как и предварившее направление модернизма, авангард был нацелен на радикальное преобразование человеческого сознания средствами искусства, на эстетическую революцию, которая разрушила бы духовную косность существующего общества, при этом его художественно-утопические стратегия и тактика были гораздо более решительными, анархически-бунтарскими. Не удовлетворяясь созданием изысканных “очагов” красоты и тайны, противостоящих низменной материальности бытия, авангард ввел в свои образы грубую материю жизни, “поэтику улицы”, хаотическую ритмику современного города, природу, наделенную мощной созидательно-разрушительной силой, он не раз декларативно подчеркивал в своих произведениях принцип “антиискусства”, отвергая тем самым не только прежние, более традиционные стили, но и устоявшееся понятие искусства в целом. Спектр направлений велик. Преобразования охватили все виды творчества, но изоискусство постоянно выступало инициатором новых движений. Мастера постимпрессионизма предопределили важнейшие тенденции авангарда; его ранний фронт наметился групповыми выступлениями представителей фовизма и кубизма. Футуризм укрепил интернациональные контакты авангарда, ввел новые принципы взаимодействия искусств (изоискусства, литературы, музыки, театра, фотографии и кинематографа). В 1900-10-е годы новые направления рождаются одно за другим в широком географическом диапазоне от России до Нового Света.Экспрессионизм, дадаизм, сюрреализм с их чуткостью к бессознательному в человеческой психике обозначили иррациональную линию авангарда, в конструктивизме же, напротив, проявилась его рациональная, строительная воля. В период войн и революций 1910-х годов политический и художественный авангарды активно взаимодействуют. Левые силы в политике пытались использовать авангард в своих агитационно-пропагандистских целях, позднее тоталитарные режимы стремились подавить его строгой цензурой, загоняя авангард в подполье. В условиях же политического либерализма авангард с 1920-х годов утрачивает прежний пафос противостояния, вступает в союз с модерном, устанавливает контакт с массовой культурой. Кризис авангарда, к середине 20 века в значительной мере растратившего свою былую “революционную” энергию, явился стимулом для формирования постмодернизма как основной ему альтернативы. Новейшие течения русского искусства 1910-х годов вывели Россию в авангард интернациональной художественной культуры того времени. Уйдя в историю, феномен великого эксперимента так и был назван - Русский авангард. Это понятие подразумевает и зарождение абстрактного искусства в "лучизме" Ларионова, и продвинутые системы беспредметного творчества: кубофутуризм, супрематизм,конструктивизм во главе с А. Родченко ,русско-немецкий экспрессионизм КандинскогоВторое десятилетие нашего века поставило Малевича и Кандинского вровень с Пикассо, Браком.
Большой
вклад в развитие русской живописи
внес наш земляк Врубель Михаил Александрович.
Михаил Александрович Врубель родился
5 марта в Омске. Отец Врубеля, Александр
Михайлович, - поляк, офицер, служил в
Омской крепости с 1853 по 1856 г. Мать, Анна
Григорьевна, урожденная Басаргина, родственница
декабриста Н.В. Басаргина, - умерла, когда
мальчику исполнилось 3 года. Дом, в котором
жили Врубели в Омске, не сохранился: он
был расположен на перекрестке улиц Новой
(ул. Чкалова) и пр. К. Маркса (ул. Артиллерийская).
В 1859 г. отца Врубеля перевели в Астрахань,
затем последовали частые переезды, связанные
с его служебными перемещениями. Детские
и юношеские годы Врубеля прошли в С.-Петербурге
(здесь он занимался в рисовальной школе
Общества поощрения художеств), в Саратове,
Одессе. После окончания в 1874 г. Одесской
классической гимназии поступил на юридический
факультет С.-Петербургского университета.
Окончив университет и отбыв воинскую
повинность, служил юристом в Главном
военно-судном управлении. Осенью 1880 Врубель
стал посещать вечерний класс в Академии
художеств у П. П. Чистякова вместе с Серовым,
уроки акварели брал у И. Е. Репина. Академия
его не тяготила, много ему дали уроки
Чистякова, его аналитический подход к
построению формы. Чистяков учил рисуя,
расчленять предмет на планы,"гранить"
объем, выявляя его структуру, прослеживать
"самые малейшие изгибы, выступи и уклонения
форм". Врубель научился видеть грани
и планы не только в строении человеческого
тела, но и там, где они она почти не уловима,
в скомканной ткани, цветочном лепестке.
Вот почему предметы на его картинах иногда
напоминают скопления сросшихся кристаллов.
Врубель обладал даром обнаруживать в
любом фрагменте природы, натуры "целый
мир бесконечно гармонирующих чудных
деталей". Он видел натуру, как драгоценную
мозаику частиц. Из иностранных современников
наибольшее влияние оказал на него М. Фортуни.
Первые академические работы Врубеля
отличались оригинальностью замысла и
незаурядностью трактовки (акварели "Введение
во храм" и "Пирующие римляне").М.А.
Врубеля античность интересовала всегда:
в университетские годы, во время пребывания
в Академии и позже, найдя в его творчестве
своеобразную интерпретацию.В 80-х гг. XIX
в. происходит приобщение Врубеля к художественному
наследию Руси и Византии. В 1884 по приглашению
профессора А. В. Прахова участвовал в
реставрации росписей и фресок Кирилловской
церкви в Киеве, создал ряд композиций
на ее стенах, самые сложные из которых
"Сошествие святого духа" и "Надгробный
плач". В 1887 г. ему было поручено исполнение
фресок для Владимирского собора в Киеве,
но представленные Врубелем эскизы "Надгробный
плач" и "Воскресение", "Ангел
с кадилом и свечой" (Киев, Музей русского
искусства) и другие с их строгой торжественной
композицией, певучестью рисунка говорят
о глубоком творческом восприятия древнерусского
и византийского монументального искусства.
В их колорите, во всем живописном строе
выражен драматизм, экспрессия и одухотворенность
образов, которая не помешала церковной
комиссией признать их удовлетворительными
из-за отсутствия религиозности. Врубелю
внутренне было ближе искусство Византии,
чем Древней Руси. Но и в том и в другом
случае его понимание стиля было гораздо
более серьезным, чем у целого ряда его
современников, работавших рядом с ним
в киевских храмах. Будучи прирожденным
декоративистом, художником, тяготевшим
к воплощению сложного многопланового
содержания, он проник в самую сущность
византийского и древнерусского искусства,
тоньше постиг особенности их образного
строя, значительность заключенного в
них общечеловеческого смысла. Именно
поэтому,вдохновляясь памятниками прошлого,
он творил во многом по-своему, и нередко
творил как равный великим мастерам прошлого.В
начале работы в Кирилловской церкви,
пробуя свои силы, Врубель написал "Благовествующего
архангела Гавриила" на северном столпе
триумфальной арки, следуя оставшейся
от XII века графье, то есть процарапанному
в сырой штукатурке общему контуру всей
фигуры. "Не выходя за его пределы, Врубель
прекрасно справился с трудной задачей,
разработав все детали лица, рук, одежды
в строго византийском стиле, на основании
тщательного изучения Софийских и Кирилловских
фресок. После удачно разрешенного архангела
Гавриила Врубель взялся за восстановление
двух сложных композиций на северной и
южной стенах: "Въезд Господень в Иерусалим"
и "Успение" или "Покров Богородицы"
по уцелевшим фрагментам древней фресковой
живописи. Стремясь воссоздать стиль росписи,
он не выдумывал ничего от себя, а изучал
постановку фигур и складки одежды по
материалам, сохранившимся в других места.
С этой целью им был сделан набросок с
одного из ангелов, находящихся в Софии."Сошествие
святого Духа на двенадцать апостолов"
на хорах церкви писалось Врубелем уже
вполне самостоятельно. Тема была указана
ему А. Праховым: "Среди собранных Врубелем
фотографий кавказских древностей имеется
снимок с чеканного складня византийской
работы, из Тигран-Анчисхатской церкви.
В правой нижней стороне изображено "Сошествие
святого Духа". Место заставило чеканщика
построить всю композицию вертикально,
а Михаилу Александровичу пропорции потолка
позволили развернуть ее в ширину, отчего
она, безусловно, выиграла.. Врубель не
придерживался официального церковного
канона, и именно поэтому его Моисей своей
одухотворенностью, даже самим типом лица
с огромными глазами оказался созвучен
подобным образам из подлинных произведений
византийского искусства. Моисей Врубеля
- мятежник в потенции. Венеция обогатила
его палитру.В иконах Врубеля наблюдается
большее следование в самих деталях византийским
образцам, чем при создании настенных
композиций, и в то же время по своему духу
эти произведения оказались дальше от
тех древних памятников, которые послужили
художнику исходным моментом. Кроме этого,
в характере образов и в живописной манере
этих работ сказались впечатления от искусства
эпохи Возрождения. Может быть, венецианским
впечатлениям Врубель был обязан и появившейся
тягой к Востоку - цветистому, волшебному.
По возвращении в Киев он написал "Девочку
на фоне персидского ковра" и акварель
"Восточная сказка", ослепительная,
как пещера сокровищ Аладдина. В 1889 г. Врубель
переехал в Москву, познакомился с С. И.
Мамонтовым и членами его кружка, в который
входили известные художники В. А. Серов,
И. И. Левитан, К. И. Коровий, В.М. Васнецов.
В этот период жизни он создал значительное
число произведений, исполнил иллюстрации
к произведениям М. Ю. Лермонтова. Им было
создано 13 рисунков, из которых большая
часть относилась к "Демону". Эта
тема прошла через все творчество Врубеля.
Самой природой своего дарования Врубель
был подготовлен к созданию этого образа.
Демона жил где-то в сокровенных тайниках
его души еще до того, как художник получил
заказ на иллюстрации к поэме Лермонтова.
Именно в нем мощные цветовые контрасты
и пластическая напряженность форм достигают
кульминации, воплощая, по словам художника,
не носителя зла и коварства, а вечную
борьбу мятущегося человеческого духа,
ищущего примирения обуревающих его страстей,
познания жизни и не находящего ответа
на свои сомнения ни на земле, ни на небе"
(слова Врубеля в передаче Н.А. Прахова).В
художественных "главах" цикла ритм
трагедии одинокого титана-честолюбца
последовательно нарастает. В 1888 г. Врубель
лепит бюст и фигуру Демона. В виртуозных
иллюстрациях к одноименной поэме (акварель,
белила, 1890-91, Третьяковская галерея и
Русский музей) во многом и сложилась графическая
манера мастера, трактующая мир как "магический
кристалл". Исполненные черной акварелью
"Голова демона", "Тамара в гробу"
можно отнести к его лучшим работам. Изощренная
"кристаллическая" техника ошарашивала
и прямо-таки пугала публику, ни к чему
подобному не привыкшую. В "Демоне"
1890 (Третьяковская галерея) искусительно-прекрасный
герой изображен в меланхолическом оцепенении
среди самоцветно мерцающих скал. "Демон
(сидящий)", Далекая золотая заря загорается
за колючими скалами. В багрово-сизом небе
расцветают чудо-кристаллы неведомых
цветов. Отблески заката мерцают в задумчивых
глазах молодого гиганта. Юноша присел
отдохнуть после страшного пути, его одолевают
тяжкие мысли о надобности новых усилий
и о верности избранной дороги. Тяжелые
атлетические мышцы обнаженного торса,
крепко сцепленные пальцы сильных рук
застыли. Напряжены бугры лба, вопросительно
подняты брови, горько опущены углы рта.
Поражающее сочетание мощи и бессилия.
Воли и безволия. Весь холст пронизан хаосом
тоски, горечью неосуществленных сновидений.
На наших глазах как бы формируются поразительные
по красоте минералы. Но радость бытия
уходит вместе с тающими лучами зари. Холодными
голубыми гранями поблескивают ребристые
лепестки огромных цветов. И в этой душной
багровой мгле неожиданно и пронзительно
звучит кобальт ткани одежды юноши. Здесь
синий - символ надежды. Это полотно Врубеля
не имеет аналогов во всей истории живописи
по странным сочетаниям холодных и теплых
колеров, напоминающих самородки или таинственные
друзы никому неведомых горных пород.
Тлеющие багровые, рдяные, фиолетовые,
пурпурно-золотые тона как будто рисуют
рождение какого-то планетарно нового
мира. С ними в борьбу вступают серые, пепельные,
сизые мертвые краски, лишь оттеняющие
фантастичность гаммы картины.
В 1891 г. возглавил художественную гончарную
мастерскую в имении С. И. Мамонтова в Абрамцево.
Здесь мастер пишет лучшие свои картины,
занимается майоликой (скульптуры "Египтянка",
"Купава", "Мизгирь", "Волхова",
1899-1900, Третьяковская галерея и музей в
Абрамцеве) и занимается декоративным
дизайном (керамические печи, вазы, скамьи
музей в Абрамцеве). Дважды (1891-92, 1894)
бывал за границей, посетил Рим, Милан,
Париж, Афины. Возвратившись в Москву,
принялся за новый тип работ - декоративное
панно. Тяга художника к монументальному
искусству, выходящему за рамки станковой
картины, с годами усиливается; мощным
выплеском этой тяги явились гигантские
панно "Микула Селянинович" и "Принцесса
Греза" (1896), заказанные в 1896 г. им для
специального павильона Нижегородской
всероссийской выставки.. (второе панно
ныне хранится в Третьяковской галерее).
Тонкое декоративное чутье Врубеля проявилось
также в его сценографических работах
для частной оперы С. И. Мамонтова (участие
в оформлении "Рогнеды" А. Н. Серова
(1896), а также "Садко" (1897) и "Сказки
о царе Салтане" (1900) Н. А. Римского-Корсакова,
композитора, особенно близкого ему по
духу). Трудный, но все же успех этих произведений
положил начало громкому звучанию имени
живописца. Это придало ему уверенности.
Он создает сюиту панно на тему "Фауста".
Летят в свинцовых сумерках, оседлав волшебных
скакунов, доктор Фауст и Мефистофель.
Вьются гривы могучих коней, развеваются
от дьявольского полета плащи. Задумчив
взор Фауста, устремленный в неясные просверки
будущего. Тяжесть страшной клятвы лишает
его прелести ощущения полета. Свобода
- лишь призрак. Мефистофель зрит смятенность
жертвы. Его сверкающий взор проникает
в самое сердце Фауста. Глубокий философский
смысл заключен в этом панно художником.
"Какова стоимость заложенной души
человеческой? Надо ли даже за любую цену,
во имя самых сладких благ продавать себя,
свой бессмертный дар?"С какой горечью
написал А. Бенуа строки о Врубеле, дающие
возможность понять правду о его связях
с просвещенными миллионерами, сделавшими
для художника немало добра. Мир Врубеля
- эпоха в истории не только русской, но
и мировой культуры. Врубель оставил более
200 произведений. Среди них - портреты,
картины, декоративные панно, иллюстрации,
эскизы театральных занавесей, скульптурные
произведения, проекты зданий, поражающие
по размаху и широте творческого диапазона.
Врубель, вдохновляясь памятниками прошлого,
творил во многом по-своему, и нередко
творил как равный великим мастерам прошлого.
Врубель не придерживался официального
церковного канона, и именно поэтому его
Моисей своей одухотворенностью, даже
самим типом лица с огромными глазами
оказался созвучен подобным образам из
подлинных произведений византийского
искусства. В религиозной композициях
Врубеля, как бы возвращается подлинная
внутренняя сущность древних прототипов:
большое человеческое содержание, эмоциональная
выразительность. Если сопоставить изображения
Моисея Врубеля с фрагментом древней фрески,
найденным в Киеве при раскопках на месте
Десятинной церкви Х века, то при этом
обнаруживается их внутренняя, духовная
близость. Моисей Врубеля не столько библейский
пророк, сколько существо, полное затаенной
страсти и зарождающегося сомнения. Моисей
Врубеля - мятежник в потенции. Именно
этим он вызывает ассоциации и с его Демоном,
самим своим существованием, бросающим
вызов людям. "Демон поверженный"
(1902) - самое трагическое произведение
Врубеля. И если в раннем холсте мы ощущаем
хаос рождения, в котором живет надежда,
то в поверженном Демоне царит крушение.
Никакое богатство красок, никакие узоры
орнаментов не скрывают трагедии сломленной
личности, его изломанная фигура, сорвавшаяся
с заоблачных высот, уже зримо агонизирует,
заражая весь мир вокруг себя фосфоресцирующей
красотой последнего заката.
Супрематизм (от лат. supremus — высший, первейший) Направление авангардного искусства первой трети XX в., создателем, главным представителем и теоретиком которого был русский художник Казимир Малевич. Сам термин никак не отражает сущности супрематизм. Фактически, в понимании Малевича, это оценочная характеристика. супрематизм — высшая ступень развития искусства на пути освобождения от всего внехудожественного, на пути предельного выявления беспредметного, как сущности любого искусства. В этом смысле Малевич и первобытное орнаментальное искусство считал супрематическим (или «супремовидным»). Впервые он применил этот термин к большой группе своих картин (39 или больше) с изображением геометрических абстракций ,включая знаменитый «Черный квадрат» на белом фоне, «Черный крест» и др., выставленных на петроградской футуристической выставке «ноль-десять» в 1915 г. Именно за этими и подобными им геометрическими абстракциями и закрепилось название Супрематизм, хотя сам Малевич относил к нему и многие свои работы 20-х гг., внешне содержавшие некоторые формы конкретных предметов, особенно — фигуры людей, но сохранявшие «супрематический дух». Да и собственно более поздние теоретические разработки Малевича не дают оснований сводить супрематизм (во всяком случае самого Малевича) только к геометрическим абстракциям, хотя они, конечно, составляют его ядро, сущность и даже (черно-белый и бело-белый супрематизм) подводят живопись к пределу ее бытия вообще как вида искусства, т. е. к живописному нулю, за которым уже нет собственно живописи. Этот путь во второй половине века и продолжили многочисленные направления в арт-деятельности, отказавшиеся от кистей, красок, холста. Многие создатели новейших направлений в искусстве, современных артефактов чтят Малевича за его Супрематизм своим предтечей и духовным отцом. Быстро пройдя в своем супрематическом творчестве три основных этапа с 1913 по 1918 г., он одновременно, и особенно, начиная с 1919 г., пытался осмыслить суть открытого им пути и направления. При этом наблюдается смена акцентов и тональности в понимании сути и задач супрематизма , от экстремистски-эпатажного манифестирования в работах 1920-23 гг. к более глубоким и спокойным рассуждениям 1927 г. В брошюре-альбоме 1920 г. «Супрематизм. 34 рисунка» Малевич определяет три периода развития супрематизма в соответствии с тремя квадратами — черным, красным и белым — как черный, цветной и белый. «Периоды были построены в чисто плоскостном развитии. Основанием их построения было главное экономическое начало одной плоскостью передать силу статики или видимого динамического покоя». Стремясь освободить искусство от внехудожественных элементов , Малевич своим черным и белым «периодами» фактически «освобождает» его и от собственно художественных, выводя «за нуль» формы и цвета в некое иное, практически внехудожественное и внеэстетическое измерение. «О живописи в супрематизме не может быть речи. Живопись давно изжита, и сам художник предрассудок прошлого», — эпатирует он публику и своих коллег-художников. «Построение супрематических форм цветного порядка ничуть не связано эстетической необходимостью как цвета, так формы или фигуры; тоже черный период и белый». Главными параметрами супрематизм на этом этапе ему представляются «экономическое начало», энергетика цвета и формы, своеобразный космизм. Отголоски многочисленных естественнонаучных, экономических, психологических и философских теорий того времени сливаются здесь у Малевича в эклектическую теорию искусства. Как художник с тонким живописным чутьем, он ощущает различную энергетику любого предмета, цвета, формы и стремится «работать» с ними, организовать их в плоскости холста на основе предельной «экономии». (Эту тенденцию в наше уже время по-своему разовьет минимализм.) «Экономия» выступает у Малевича при этом «пятой мерой», или пятым измерением искусства, выводящим его не только из плоскости холста, но и за пределы Земли, помогая преодолеть силу притяжения и, более того — вообще из нашего трех-четырехмерного пространства в особые космическо-психические измерения. Супрематические знаковые конструкции, заменившие, как утверждал Малевич, символы традиционного искусства, превратились вдруг для него в самостоятельные «живые миры, готовые улететь в пространство» и занять там особое место наряду с другими космичес- 427 кими мирами. Увлеченный этими перспективами, Малевич начинает конструировать пространственные «супремусы» — архитектоны и планиты, как прообразы будущих космических станций, аппаратов, жилищ и т. п. Категорически отказавшись от одного, земного, утилитаризма, он под влиянием новейших физико-космических теорий приводит искусство к новому утилитаризму, уже космическому. Главный элемент супрематических работ Малевича — квадрат. Затем будут комбинации квадратов, кресты, круги, прямоугольники, реже — треугольники, трапецоиды, эллипсоиды. Квадрат, однако, — основа геометрического К. Малевича. Именно в квадрате усматривал он и некие сущностные знаки бытия человеческого (черный квадрат — «знак экономии»; красный — «сигнал революции»; белый — «чистое действие», «знак чистоты человеческой творческой жизни»), и какие-то глубинные прорывы в Ничто, как нечто неописуемое и невыговариваемое, но — ощущаемое. Черный квадрат — знак экономии, пятого измерения искусства, «последняя супрематическая плоскость на линии искусств, живописи, цвета, эстетики, вышедшая за их орбиту». Стремясь оставить в искусстве только его сущность, беспредметное, чисто художественное, он выходит «за их орбиту», и сам мучительно пытается понять, куда. Сведя к минимуму вещность, телесность, изобразительность (образ) в живописи, Малевич оставляет лишь некий пустой элемент — собственно пустоту (черную или белую) как знак-приглашение к бесконечному углублению в нее — в Нуль, в Ничто; или — в себя. Он убежден, что не следует искать ничего ценностного во внешнем мире, ибо его там нет. Все благое — внутри нас, и С. способствует концентрации духа созерцающего на его собственных глубинах. Черный квадрат — приглашение к медитации! И путь! «...три квадрата указывают путь». Однако для обыденного сознания это слишком трудный и даже страшный, жуткий «путь» через Ничто в Ничто. И Малевич в своем творчестве отступает от края абсолютной апофатической бездны в цветной супрематизм — более простой, доступный, художественно-эстетический. Гармонически организованное парение легких цветных конструкций из геометрических форм, хотя и выводит дух созерцающего за пределы обыденной земной атмосферы в некие более высокие уровни духовно-космического бытия, тем не менее не оставляет его один на один с трансцендентным Ничто. Более взвешенно и продуманно «философию Супрематизма» Малевич изложил к 1927г. Здесь еще раз констатируется, что Супрематизм — это высшая ступень Искусства, сущность которого беспредметность, осмысленная как чистое ощущение и чувствование, вне какого-либо подключения разума. Искусство, расставшись с миром образов и представлений подошло к пустыне, наполненной «волнами беспредметных ощущений» и попыталось в супрематических знаках запечатлеть ее. Малевич признается, что ему самому стало жутко от открывшейся бездны, но он шагнул в нее, чтобы освободить искусство от тяжести и вывести его на вершину. В этом своем почти мистико-художественном погружении в «пустыню» всесодержащего и изначального Ничто (за нуль бытия) он ощутил, что сущность не имеет ничего общего с видимыми формами предметного мира — она совершенно беспредметна, безлика, без-образна и может быть выражена только «чистым ощущением». А «супрематизм есть та новая, беспредметная система отношений элементов, через которую выражаются ощущения... Супрематизм это тот конец и начало, когда ощущения становятся обнаженными, когда Искусство становится как таковое без-ликое». И если сама жизнь и предметное искусство содержат только «образы ощущений», то беспредметное искусство, вершиной которого является супрематизм, стремится передать только «чистые ощущения». В этом плане изначальный первоэлемент супрематизм — черный квадрат на белом фоне — «есть форма, вытекшая из ощущения пустыни небытия». Квадрат стал для Малевича тем элементом, с помощью которого он получил возможность выражать самые разные ощущения — покоя, динамики, мистические, готические и т. п. «Я получил тот элемент, через который выражаю те или другие мои 428 бывания в разных ощущениях». Точной формулировки своего понимания термина «ощущение» Малевич не дал. Думается, что речь у него идет о том психологическом отношении, состоянии, которое мы сегодня называем «переживанием», а сами идеи навеяны популярными в тот период махистскими представлениями. В супрематической теории Малевича важное место занимает понятие «безликости», стоящее у него в одном ряду с такими понятиями как беспредметность и безобразность. Оно означает в широком смысле отказ искусства от изображения внешнего вида предмета (и человека), его видимой формы. Ибо внешний вид, а в человеке лицо, представлялся Малевичу лишь твердой скорлупой, застывшей маской, личиной, скрывающей сущность. Отсюда отказ в чисто супрематических работах от изображения каких-либо видимых форм , а во «второй крестьянский период» (к. 20 — нач. 30-х гг.) — условно-обобщенное, схематизированное изображение человеческих фигур (крестьян) без лиц, с «пустыми лицами» — цветными или белыми пятнами вместо лиц Ясно, что эти «безликие» фигуры выражают «дух супрематизма.», пожалуй, даже в еще большей мере, чем собственно геометрический супрематизм. Ощущение «пустыни небытия», бездны Ничто, метафизической пустоты здесь выражено с не меньшей силой, чем в «Черном» или «Белом» квадратах. И цвет (часто яркий, локальный, праздничный) здесь только усиливает жуткую ирреальность этих образов. «Безликие» крестьяне основателя супрематизма могут претендовать на именование супрематической иконой в не меньшей, если не в большей мере, чем «Черный квадрат», если под иконой понимать выражение сущностных (эйдетических) оснований архетипа. Апофатическая (невыразимая) сущность бытия, вызывающая у человека неверующего ужас перед Бездной небытия и ощущение своей ничтожности перед величием Ничто, а у грядущих экзистенциалистов — страх перед бессмысленностью жизни, выражены здесь с предельным лаконизмом и силой. Человеку же духовно и художественно одаренному эти образы (как и геометрический супрематизм) помогают достичь созерцательного состояния или погрузиться в медитацию. У Малевича было много учеников и последователей в России в 1915-1920 гг., которые объединялись одно время в группе «Супремус», но постепенно все отошли от Супрематизма. Исследователи усматривают прямое влияние Малевича на весь европейский конструктивизм. Это и верно и неверно. Вокруг Малевича было много подражателей, но ни один из них не проник в истинный дух С. и не смог создать ничего, хоть как-то По-существу приближающееся к его работам. Это касается и конструктивизма. Конструктивисты заимствовали и развили некоторые формальные находки Малевича, не поняв или резко отмежевавшись (как Татлин) от самого по сути своей гностико-герметического, а в чем-то даже и интуитивно-буддистского духа супрематизма Да и сам Малевич, как интуитивный эстет и приверженец «чистого искусства», резко отрицательно относился к «материализму» и утилитаризму современного ему конструктивизма. Более последовательных продолжателей супрематизма следует искать скорее среди минималистов и некоторых концептуалистов второй половины XX в.
Малевич Казимир Северинович родился 11 (23) февраля в 1878 году, в сельской местности города Киева. Родители Малевича были коренными поляками. Отец Казимира, Северин Антонович Малевич, работал управляющим сахароваренного завода. Мама его Людвига Александровна, была просто героической женщиной, она родила 14 детей. Казимир Малевич был самым старшим: у него было 4 брата и 4 сестры. Его мама была творческой женщиной: вязала, вышивала. Из-за работы отца Малевичам приходилось часто переезжать с места на место. Казимир поэтому учился в разных местах, везде по чуть-чуть. Закончил агрономическое училище (5 классов) в селе Пархомовка, немного поучился в Киевской рисовальной школе Н.И.Мурашко.В 1896 году семья Малевичей снова переезжает и останавливается в Курске. Там же, в 1899 году Малевич со своим братом Мечиславом женятся на сестрах Зглейц (Казимира и Мария). Казимира в 1901 году родила Малевичу сына Анатолия, а в 1905 году дочь Галину. Чтобы расти семью, нужны были деньги, и Малевич устраивается работать в Управлении Курско-Московской железной дороги. Тем не менее про художество он не забывает. Совместно с другом Львом Квачевстким и другими единомышленниками Малевич организовывает художественный кружок в Курске. Больший упор делался на работу с натуры. Все шло хорошо, но для Малевича все эти процессы были слишком стандарты, как и во всех других школах. Ему захотелось чего-то большего. Казимир начал задумываться о поездке в Москву. Начал он с того, что подал заявку на обучение в Московское училище живописи, но его не зачислили. Тогда в 1905 году он приехал в Москву и стал жить в Лефорто в художественной коммуне. Но деньги быстро кончились и ему пришлось вернуться обратно в Курск в 1906 году, идти работать снова на те же должности. Летом Малевич попытался снова поступить в Московское училище, его снова постигла неудача. В 1907 году уже семья Казимиры и Казимира Малевича перебралась в Москву, где была предпринята третья попытка поступить в училище, но и она не увенчалась успехом.В этот период у Малевича появляются уже работы, преимущественно в стиле импрессионизма и неоимпрессионизма. Это работы "Церковь", "Весенний пейзаж". Это ранние работы, где еще много нюансов, они тяжелы для восприятия. Но вот работы "Девушка без службы", "Бульвар", "Цветочница" и "На бульваре" выполненны уже в другом стиле и написаны непосредственно с натуры происходящих действий. Поскольку поступить в Московское училище Малевичу так и не удалось, он в 1905 году пошел учиться к Рербергу Ивану Федоровичу. В Москве он был достаточно известной фигурой в художественном обществе. В период с 1907 по 1910 годы Малевич регулярно выставлял свои картины на выставках Товарищества .В период обучения у Рорберга Малевич познакомился с Клюнковым Иваном Васильевичем, более известным под прозвищем Клюн. Они стали близкими друзьями. Малевич пробует себя в религиозной живописи. ("Плащаница"). Так же вместе с Клюном они работают над Эскизами фресковой живописи в 1907 году. К 1909 году Малевич успевает развестись и снова жениться на Софье Михайловне Рафалович, детской писательнице. Дом ее отца в Немчиновке для писателя с того времени стал самым дорогим местом.В 1911 году Малевич много выставлялся. Кроме московских выставок он участвовал и в Петурбурге на выставке "Союз молодежи". На московской выставке "Ослиный хвост" в 1912 Малевич выставил около 20 своих работ. Работы поражали своей экспрессивностью, яркостью красок. Композиционно и даже анатомически образы и сами картины были совершенно безумны. Но Малевич создавал свои законы и не собирался от них отступать. Затем была у него серия работ на тему крестьянства. Малевича начинают все больше напоминать футуристическую живопись, которая получила название "Кубофутуризм" или позднее "кубизм". В 1912 году выходит его картина "Точильщик (Принцип мелькания)", которая стала классическим примером кубофутуризма. Малевич в 1912 году знакомится с Михаилом Васильевичем Матюшиным, большим человеком в искусстве. В последствии это знакомство перерастет в большую дружбу, а так же она повлияла на творчество самого Малевича.В 1913 году Малевич работает над декорациями к футуристическому спектаклю-опере "Победа над Солнцем". В этом же году он вступает в "Союз молодежи". В один момент художник открывает для себя новые грани живописи. Таким камнем предкновения стала картина "Корова и скрипка". Через нее Малевич просто разорвал былые принципы устоявшегося искусства. Он даже написал на обороте картины такие слова: "Алогическое сопоставление двух форм - “корова и скрипка” - как момент борьбы с логизмом, естественностью, мещанским смыслом и предрассудками. К. Малевич". В петербургской выставке 1913 года его работы были поделены на две тематики: Кубофутуристический реализм и Заумный реализм. В 1915 году произошло еще одно не маловажное событие. Состоялась футуристическая выставка "Трамвай В" в Петрограде. Малевич там выставил 16 работ. В 1915 году появляется одна из самых знаменитых картин Малевича "Черный квадрат". Это было совсем что-то необычное, черный квадрат на белом фоне. Идея такая Малевичу пришла, когда он готовил второе издание брошюры "Победа над солнцем" . Этот рисунок вылился в целое направление, которое позже Малевич назвал "супрематизмом" .17 декабря 1915 года состоялась последняя футуристическая выставка "0, 10" ноль-десять в Художественном бюро Надежды Добычиной . После Октябрьской революции Малевич занимает посты в официальных органах Народного комиссариата просвещения. Больше всего он занимался развитием музеев в России. Так же он начал заниматься педагогической деятельностью, преподавал в московских Свободных государственных мастерских. В 1919 году в июле выходить большой труд Малевича "О новых системах в искусстве". К этому времени он уже переехал в Москву, оставив беременную жену в подмосковье - нехватка средств заставила. С работой ему помогали Марк Шагал и Лазарь Лисицкий. В 1927 году Малевич совершает первый в своей жизни выезд за границу. Сначала это была Варшава, потом Берлин. Везде он выступает с персональными выставками. Внезапно Малевич резко уезжает в СССР после получения письма, содержание которого неизвестно. Даже картины он свои оставляет, собираясь вернуться через год. Приехав на родину, Малевича арестовывают и несколько дней держат в заключении. Друзьям кое-как удается вызволить художника. Картины его так же подверглись гонению, к счастью, большинство сохранилось, даже после Второй мировой . Поездка за границу дала ему новый взгляд, новые идеи, ведь до этого он хотел оставить живопись.Появляются новые произведения. Среди них картина "Девушки в поле", написанная в 1912 году. Он снова пишет на крестьянскую тему, только уже в новом стиле. Теперь образы людей стали безликими: вместо лиц просто различные овалы. В картинах больше эмоций, трагизм и одновременно героизм и величие .После 1927 года Малевич часто меняет места работы. С работой не ладилось, приходилось много ездить. Ему приходилось даже в Киев ездить преподавать. На Украине любили художника, даже писали о нем в газетах, целый цикл рассказов. В 1928 году исполнилось 30 лет творческой работе Малевича. Он стал готовить персональную выставку в Третьяковской галерее. Это получился масштабный и эффектный проект. В Киеве же в 1930 году проходит его персональная выставка, но она получает жесткую критику. После этого Малевича снова арестовывают и на несколько недель сажают в тюрьму.В 1933 году его настигает неизлечимая болезнь. Умер Малевич в 1935 году. Его похоронили, как и завещал, в Немчиновке у дуба. Бул установлен памятник в виде куба с черным квадратом.