Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Декабря 2012 в 23:43, реферат
На рубеже ХІХ-ХХ вв. философы и художники разрушили «музейные стены», вывели произведения искусства в реальную жизнь, наполнили ими окружение. На Западе изобразительное искусство постепенно охватило сферу дизайна, превращая каждую промышленную вещь в эстетически совершенную. Работы модернистов заметно отличались от произведений искусства, ранее созданных человечеством: «чистое» творчество проявило себя в произведениях станковых, которые материализовали подсознательные, интуитивные движения, выявляя иррациональное в противовес логизированному созданию вещей.
Введение.
Зарождение и становление модерна как эпохи и стиля.
Содержание элементов модерна.
Отражение модерна в искусстве и культуре XIX-ХХ веков.
Заключение.
Использованная литература.
Приложение.
Содержание
Введение
Искусство с давних лет
является неотъемлемой частью жизни
людей. Произведения искусства воспринимаются
не только сознанием, они оказывают
большое эмоциональное
Искусство как форма общественного
сознания тесно связана с идеологией.
Но поскольку идейный строй
На рубеже ХІХ-ХХ вв. философы
и художники разрушили «
Искусство модернизма не создавалось какой-либо определенной группой художников; его направления возникали в разные годы, в разных странах; в рядах модернистов оказывались художники, писатели, поэты, подчас не знавшие друг друга и не связанные между собой общими стремлениями и идеалами. Многочисленные модернистские направления не были связаны и национальными традициями искусства своих стран. Разбросанные по разным странам, разделенные десятилетиями, модернистские течения связаны между собой одним: их объединяет антиреалистический метод. Это в свою очередь определяет общность решения эстетических проблем в различных направлениях модернизма. Модерн как стиль просуществовал недолго и был забыт на многие годы. Основная цель - проанализировать характерные черты стиля «модерн» и показать его влияние на все виды художественной деятельности конца ХІХ - начала ХХ века.
Задачи предпринятой работы:
Модерн (франц. moderne, лат. modernus – новый, современный)
– это период развития европейского искусства
на рубеже XIX-XX веков, который включал различные
художественные течения и школы.
Основной целью модерна стало объединение
в антиэклектическом движении – стремлении
противопоставить свое творчество эклектизму
предыдущего периода. Модерн как течение
существовал не долго, и имеет достаточно
четкие хронологические границы: от конца
1880-х годов до 1914 года, то есть начала первой
мировой войны, оборвавшей естественное
развитие искусства в большинстве стран
Европы. Отличительными особенностями
модерна являются: отказ от прямых линий
и углов в пользу более естественных, «природных»
линий, интерес к новым технологиям, в
особенности, в архитектуре, расцвет прикладного
искусства.
Модерн стремился сочетать художественные
и утилитарные функции создаваемых произведений,
вовлечь в сферу прекрасного все сферы
деятельности человека.
1. Зарождение и становление модерна как эпохи и стиля
В 1860-1870 годы в Европе
главенствовал стиль эклектики,
Наиболее заметной особенностью модерна
стал отказ от прямых углов и линий в пользу
более плавных, изогнутых линий. Часто
художники брали за основу своих рисунков
орнаменты из растительного мира. «Визитной
карточкой» этого стиля стала вышивка
Германа Обриста «Удар бича».
Уильям Моррис (1834-1869) создавал
предметы интерьера, вдохновленные
растительными орнаментами, а Артур
Макмердо (1851-1942) использовал элегантые,
волнистые узоры в книжной графике.
Так произошло зарождение стиля
«модерн». Модерн стремился стать единым
синтетическим стилем, в котором все элементы
из окружения человека были выполненные
в одном ключе. Вследствие этого в этот
период возрос интерес к прикладным искусствам:
дизайну интерьеров, керамике, книжной
графике. В европейских странах начали
создаваться различные художественные
ассоциации, работающие в новом стиле:
«Выставочное общество искусств и ремесел»
(1888) в Великобритании, «Объединенные художественно-ремесленные
мастерские» (1897) и «Немецкие мастерские
художественных ремесел» (1899) в Германии,
«Венские мастерские» (1903) в Австрии, «Мир
искусства» (1890) в России.
В каждой стране возникало свое наименование
стиля: В Англии - «Модерн стайл» (новый
стиль), в США - «Тиффани стайл» (по имени
Луиса Комфорта Тиффани), во Франции - «Ар
Нуво», в Германии - «югендстиль» (молодой
стиль), в Австрии - «стиль Сецессион»,
в Италии - «стиль Либерти», в Испании -
«модернизм».
Эстетика модерна развивала идеи символизма
и эстетизма, «философии жизни» Ф. Ницше.
Модерн, по мысли ряда его
теоретиков (бельгиец Х. Кован де Вельде,
опиравшийся на социалистические утопии
У.Морриса), должен был стать стилем жизни
нового, формирующегося под его воздействием
общества, создать вокруг человека цельную
эстетически насыщенную пространственную
и предметную среду, выразить духовное
содержание эпохи с помощью синтеза искусств,
новых, нетрадиционных форм и приемов,
современных материалов и конструкций.
Наиболее последовательно модерн осуществил
свои принципы в узкой сфере архитектурных
шедевров, принадлежащих частным лицам.
Но в духе модерна, стремившегося стать
универсальным стилем своего времени,
строились и многочисленные деловые, промышленные
и торговые здания, вокзалы, театры, мосты,
доходные дома.
Модерн пытался преодолеть характерное
для культуры XIX века противоречие между
художественными и утилитарным началами,
придать эстетический смысл новым функциям
и конструктивным системам, приобщить
к искусству все сферы жизни и сделать
человека частицей художественного целого.
Стремление изменить искусством мир в
рамках капиталистического общества было
глубоко утопичным. Практически же модерн
явился первым относительно цельным стилем
художественного оформления различных
сфер жизни.
Модерн противопоставил эклектизму XIX
века единство, органичность и свободу
развития стилизованной, обобщенной, ритмически
организованной формы, назначение которой
– одухотворить материально-вещную среду,
выразить тревожный, напряженный дух переломной
эпохи.
Период становления модерна (рубеж XIX-ХХ
веков) отмечен национально-романтическими
увлечениями, интересом к средневековому
и народному искусству. Для этого этапа
характерно возникновение художественно-ремесленных
мастерских (прообразами их были мастерские
У. Морриса, 1861, и «Выставочное общество
искусств и ремесел», 1888, в Великобритании),
часто противопоставлявших себя капиталистической
индустрии: «Объединенные художественно-ремесленные
мастерские» (1897) и «Немецкие мастерские
художественных ремесел» (1899) в Германии;
«Венские мастерские» (1903) в Австрии; мастерские
в Абрамцеве (1882) и Талашкине (около 1900)
в России. Зрелый модерн (конец 1900-х и 1910-е
годы) приобрел черты интернационального
стиля, основанного на применении принципиально
новых художественных форм.
Быстрому распространению модерна способствовали
журналы «Revue blanche» (1891, Париж), «The Studio»
(1893, Лондон), «The Yellow Book» (1894, Лондон), «Jugend»
(1896, Мюнхен), «Deutsche Kunst und Dekoration» (1897, Дармштадт),
«Ver Sacrum» (1898, Вена), «Мир искусства» (1898/99,
Петербург).
В период модерна
эстетика изогнутой линии,
В работах художников все более стала
прослеживается увлеченность не только
искусством Востока и эстетикой изогнутых
линий, но также и стремление к рациональности
и конструктивности.
Особенно это заметно в постройке архитектора
В. Орта – «Народном доме» в Брюсселе (1896-1898),
в которой очень хорошо видны элементы
конструктивизма. Сам В. Орта сказал: «Я
хочу уже в фасаде выразить план и конструкцию
здания так, как это делалось в готике,
и, подобно готике, выявить материал, а
природу – отобразить в стилизованном
декоре».
Как видится, эти слова
можно считать программой художественного
синтеза – основной идеи искусства
«стиля модерн».
В дальнейшем постройки Ф. Журдэна,
например, магазин «Самаритэн» в Париже,
появившийся в 1905 году, и произведения
Э.-Ж. Гимара насыщены началом, превращающим
металлические конструкции в причудливые
заросли фантастических цветов. Биоподобные,
флореальные формы причудливых оград
парижского метро, созданные по проекту
Гимара, до такой степени отвечали вкусам
нового стиля, что искусство Ар Нуво в
Париже одно время называли «стилем метро»,
или «стилем Гимара».
В дальнейшем художественный стиль
Ар Нуво эволюционировал. На первой стадии
развития, согласно лозунгу, выдвинутому
А.Ван де Велде: «Назад к природе», художники
стремились освободиться от излишеств
декора, свойственных эклектизму «викторианского
стиля», Второго Ампира, Необарокко и «неоренессанса»
середины XIX века.
На второй стадии архитекторы модерна
переходили к целостному проектированию
здания «изнутри наружу», тогда как ранее
использовался противоположный метод
отдельного оформления фасада по принципу
«слоеного пирога». При этом возрождалась
старая традиция, когда архитектор рисовал
все «до последнего гвоздя»: от общего
эскиза сооружения до рисунков дверных
ручек, оконных переплетов, светильников
и каминов.
Причем в качестве основного мотива мог
быть выбран любой завиток или иной небольшой
формальный элемент. Так, например, узор
вентиляционной решетки мог стать доминантным
мотивом, как эхо, повторяющимся в других
формах и в композиции целого. Это придавало
некоторую мистичность, загадочность
и уберегало «стиль модерн» от излишней
рациональности.
В 1890-1900-х годах интернациональными стали
мотивы морской волны, вьющихся растений,
цветов ирисов, лилий, цикламенов, а также
рифмующихся с растительными формами
лебединых шей, томных и бледных женских
лиц – дев с длинными волнистыми волосами,
извивами рук и струящимися складками
одежд.
Поэты-символисты не заставили себя ждать,
воспевая «бледный идеал» и сравнивая
молодое искусство с критомикенским, этрусским,
«пламенеющей готикой» средневековья
и французским Рококо. Как и в эпоху Рококо,
в моду входили бледные тона: серо-голубой,
оливково-зеленый, «соломенный», палевый,
бледно-розовый.
В 1900-1910-х гг., прежде всего в школе венского
модерна – последователей архитектора
О. Вагнера, использовались иные формы:
прямые линии и углы, мотив «шахматной
сетки».
В 1900 году в Вене, а затем в 1902-1903 годах
в Москве с большим успехом прошла выставка
шотландского художника Ч. Макинтоша.
Под воздействием прямых линий мебели
Макинтоша «флоралист» В. Орта заявил:
«Я отошел от цветов и листьев и занялся
стеблями и палками».
Выдающимся архитектором русского, московского
Модерна был Федор Осипович Шехтель (1859-1926).
Его архитектурный шедевр – особняк 3.Морозовой
в Москве (1893-1896), в котором «готический
зал» поражает ощущением подлинности
средневековья. Панно в «готическом зале»
созданы по рисункам М. А. Врубеля. Другие
интерьеры оформлены в стилях Ампира и
«четвертого рококо».
Следующее произведение Ф. Шехтеля – особняк С. Рябушинского в Москве (1900-1902), в котором «застывшая волна» лестницы особняка напоминает скульптуру, ее форма вызывает в воображении фантастическое чудовище, она изобразительна и абстрактна в одно и то же время. Невозможно сказать, где кончается конструкция и начинается декор, где плоскость стены переходит в рельеф, а рельеф – в скульптуру, витраж – в оконный переплет, а светильник – в перила лестницы. Орнаментально трактованная конструкция плавно перетекает в конструктивно трактованный орнамент; плоскость – в объем, а объем – в пространство. Это классика Модерна.
Стилистический диапазон искусства Модерна широк. Во многих петербургских зданиях «классического модерна» стиль не проявляется в «чистом виде». Например, в здании Витебского вокзала классическая колоннада дорического ордера сочетается с растительным орнаментом в стиле Ар Нуво и открытыми железными конструкциями. То же смешение элементов разных стилей можно видеть в зданиях Торгового дома братьев Елисеевых в Москве и Петербурге.
Для названий произведений искусства
периода Модерна характерны экзотические
определения: «павлиний глаз», «цвет
красной парчи», «сине-зеленый атлас
павлиньих перьев», «перламутр нежной
ночи». Возрождались классические мотивы
и материалы, а также редкие техники
эмалирования, иризации и росписи
стекла эмалями, краклэ – приемы венецианского
стеклоделия эпохи Возрождения. Ювелирная
отделка деталей, использование необычных
материалов проникают в живопись.
Таково искусство Густава Климта (1862-1918)
– австрийского живописца, театрального
декоратора и художника-графика. Яркие
синие, зеленые, красные цвета его картин,
уплощенность рисунка, орнаментальность,
необычная фактура из мелких квадратов
и прямоугольников вызывают в памяти византийские
мозаики и японскую графику. Г. Климт соединял
живопись маслом с аппликацией и инкрустацией,
введением в картину смальты, майолики,
меди и латуни, полудрагоценных камней
и даже кораллов.
В русском искусстве самым ярким представителем
романтики периода Модерна был Михаил
Александрович Врубель (1856-1910). Своеобразие
врубелевской живописной манеры заключается
в бесконечном дроблении формы на грани,
как бы окрашенные изнутри светом и цветом,
наподобие кристаллов или фантастических
каменных цветов. Своего «Демона» Врубель
изобразил среди таких фантастических
растений-кристаллов. Закономерно обращение
М.Врубеля, как и многих других мастеров
Модерна, к керамике. Композицию «Принцесса
Греза» художнику удалось реализовать
в майоликовом панно на фасаде одного
из лучших зданий московского Модерна
– гостиницы «Метрополь».
Информация о работе Зарождение и становление модерна как эпохи и стиля